Chronique n° 11

21 décembre 2006 par - DVD

Il faut absolument consulter le site d’une société de distribution qui s’est spécialisée dans les titres français rares ou oubliés, Les Documents Cinématographiques : http://www.lesdocs.com/. On y trouve de quoi faire saliver les cinéphiles amateurs de curiosités, de raretés.Parmi les VHS Le Triangle de Feu (1932), policier d’Edmond T. Gréville au scénario branquignolesque mais qui recèle des plans extrêmement curieux, Rouletabille Aviateur (1932) de Steve Sekely (rebaptisé ici Etienne Székely), metteur en scène hongrois, fin et cultivé qui fera par la suite une carrière aux USA (on lui doit un très bon film noir The Scar – 1948 Le Balafré écrit par Daniel Fuchs que l’on trouve en zone 1 chez VCI Entertainment : http://www.vcihomevideo.com/ dans une copie passable sans sous-titres. Dans le même dvd The Limping Man (1953) polar anglais signé Charles de Latour qui se révèle être Cy Endfield qui était black listé à l’époque).
Autres titres : Echec au Roi (1945) de Jean-Paul Paulin, où Gabrielle Dorziat joue Mme de Maintenon et Maurice Escande Louis XIV (!), Napoléon à Sainte-Helène (1929) de Lupu Pick, que Langlois programmait cinq fois par an. Et surtout le sublime Marie Légende Hongroise (1932) de Paul Fejos, qui je l’espère sortira bientôt en DVD.

rouletabille.jpg

En DVD, on peut se procurer L’Espoir (1939) de Malraux, Mais où est donc Ornicar (1979) de Bertrand Van Effenterre, Farrebique (1946) et Biquefarre (1983) de Georges Rouquier ainsi que Lourdes et ses Miracles documentaire de 1955 en trois parties.

L’Esclave Blanc (1936) de Jean-Paul Paulin adapte un scénario de Dreyer que l’on découvre, illustré et « joué » dans les bonus. Lors du prologue Henri de Monfreid vante l’authenticité du film, tourné en Somalie Italienne en 1934. Mais lorsque après 20 minutes, Jeannette Ferney se met à roucouler une ritournelle près d’un lac où se baigne l’homme qu’elle convoite, le réalisme prend un coup plutôt rude… En dehors d’une ou deux séquences bien filmées (un repas entre les protagonistes, et de quelques beaux plans de panique dans un village attaqué par les nomades), le traitement paraît conventionnel et terne, le dialogue parfois ridicule, le jeu guindé. Le meilleur vient de quelques scènes intimes avec la jeune indigène qui évolue avec un grand naturel. On la voit nue, ce qui est impensable dans les films Hollywoodiens de l’époque traitant de ce genre de sujet. Ce que l’on entend et voit du scénario de Dreyer nous révèle un ton plus âpre, plus noir avec des personnages d’Italiens ; mais dans la deuxième partie, le dialogue semble identique et le regard porté sur le contexte racial tout aussi discutable.

Les Otages (1939) figure parmi les réussites de Raymond Bernard. C’était même l’un de ses films préférés. Le scénario, co-écrit par Victor Trivas (auteur du pacifiste No Man’s Land) et Jean Anouilh, porte la marque de ce dernier jusque dans l’histoire des deux jeunes amoureux, prisonniers de la rivalité entre leurs familles, celle du maire (Charpin) et du hobereau (Saturnin Fabre). On est en août 1914. Le ton évoque d’abord Pagnol puis devient, après l’assassinat d’un militaire allemand, plus dramatique, plus grinçant. Le village doit fournir 5 otages s’il ne veut pas être rasé. Vont alors ressurgir toutes les mesquineries, les lâchetés et aussi les petits actes d’héroïsme. Charpin est splendide et Saturnin Fabre éblouissant. Il faut le voir demander, parlant des exigences allemandes « Est ce qu’ils vont soulever les lames de parquets ? » – « Pourquoi » – « Pour rien… Cela m’intéresse ». Il donne à ces quelques mots une portée vertigineuse tout comme au « Ne m’appelle pas Kiki dans un moment pareil ».

Dans la première séquence de La Table aux Crevés (1952) d’Henri Verneuil d’après Marcel Aymé, Fernandel trouve sa femme pendue et se borne à constater : « Je ne savais pas que la poutre était aussi solide ».
On peut aussi trouver, en DVD, plusieurs films d’Henri Calef et enfin commencer à se faire une idée sur ce metteur en scène français peu étudié, oublié. Il connut pourtant un moment de célébrité avec Jéricho (1946) que Jacques Lourcelles salue comme l’un des rares exemples de film épique français, ajoutant « Calef a le sens du portrait individuel autant que celui de l’action collective ».
Qualités que l’on trouve de manière différente dans les quatre films que j’ai vus : La Maison sous la Mer, tourné en 1946 est un intéressant, mélange de chronique prolétarienne antérieure au Point du Jour, ce documentaire formaliste (photo de Claude Renoir) sur les mines sous marine de Diélette et de l’éternelle intrigue sentimentale tournant autour du ménage à trois. Il y a de très beaux plans (le début entièrement muet), des recherches stylistiques (abondance de plafonds) et de moments un peu éculés, accentués par la présence de Clément Duhour. Les maquettes de Wilcke sont impressionnantes (la mine avait fermé au moment du tournage), mais les transparences laissent à désirer de même que les deux ou trois moments d’action (la chute du chien, la fin). Dialogues talentueux de Georges Neveu (« elle se promène, elle a peut-être un cousin ; c’est gentil les cousins, c’est comme les moustiques, cela fait de la musique la nuit »)… Il y a des bonus nous montrant un Calef très chaleureux, très sympathique et – summum du bonus de DVD – une pittoresque conversation téléphonique avec Viviane Romance, laquelle est magnifique dans le film. Saluons aussi le premier rôle d’Anouk Aimée qui a 14 ans, créditée Anouk au générique. Elle me confirma que c’est Calef qui la repéra dans la rue.

Plus réussi encore est L’Heure de la Vérité (1965). Le scénario est d’Edgar Morin et l’adaptation de Morin, Maurice Clavel et Calef qui signe aussi le montage. Cela explique parfois le ton un peu emphatique, rhétorique, mais le sujet est tellement fort et original que ces défauts ajoutent à l’originalité d’un propos peu abordé dans le cinéma français de l’époque, plus tourné vers l’autobiographie que vers le monde. Calef et Morin nous racontent l’histoire d’un nazi qui, après s’être fait tatouer un numéro de déporté sur le bras, est devenu citoyen israélien et va être rattrapé par son passé qu’on lui demande d’évoquer en tant que victime, d’un autre point de vue… La mise en scène témoigne d’une réelle invention (au début notamment) avec de belles trouvailles de découpage (le recadrage sur Corinne Marchand dans la jeep), de plan (la sortie de la classe de Corinne Marchand qui court vers Karl Heinz Boehm, filmée à travers la fenêtre sur les enfants et en reflet). Même le formalisme des cadrages qui paraît bloquer certains acteurs renforce le côté personnel, insolite, non naturaliste du film…
Les extérieurs israéliens donnent une vraie force au propos (malgré une bande son maigrelette et une post-synchronisation typique année 60). Bonne musique d’Henri Sauguet.

La première demi-heure de Les Eaux Troubles (1949 – d’après une nouvelle de Roger Vercel) confirme le talent de Calef : le choix des extérieurs, le refus du dialogue, la direction d’une Ginette Leclerc tout en retenue imposent un ton original. Avec une belle photo de Claude Renoir (le film selon Calef est entièrement tourné en décors réels, près du Mont Saint-Michel). Delmont joue un marin breton dont le fils est Mouloudji. Le propos se dilue et devient pâteux, défaut de certains films français ambitieux de cette époque. Et les moments d’action (l’arrivée de la marée qui risque d’engloutir les personnages) sont toujours aussi maladroitement filmés.
Les Violents (1957) est une histoire policière avec de beaux plans (le début une fois de plus) dilués dans une intrigue aussi nébuleuse voire incompréhensible que peu intéressante. Certains coups de théâtre sont évoqués hors champ – problèmes de budget -, dans des titres de journaux, des annonces radiophoniques et le retournement final trahit une rouerie qui laisse rêveur. Françoise Fabian, très belle en danseuse nue, domine la distribution.

Quelques films majeurs viennent de sortir : L’Epouvantail (1973) de Jerry Schatzberg qui n’a pas pris une ride et reste toujours aussi bouleversant, All Fall Down (1962 – L’Ange de la Violence), chronique familiale de John Frankenheimer, très bien écrite par William Inge (La Fièvre dans le Sang d’Elia Kazan) et filmée avec une grande sensibilité. Comme toujours chez Frankenheimer, l’interprétation est formidable, de Warren Beatty à Eva Marie Saint, d’Angela Lansbury à Brandon de Wilde. Ce film qui fut très sous estimé lors de sa présentation à Cannes est à redécouvrir et il annonce les magnifiques chroniques provinciales que sont The Gypsy Moths (1969) et I Walk the Line (1970), tous deux disponibles en zone 1.

Le Fleuve Sauvage (1960), d’Elia Kazan est une œuvre bouleversante qui nous fait toucher du doigt, nous permet de comprendre de manière concrète, intime, profonde tout ce qui sépare l’Amérique de Bush de celle de Kerry. C’est dire la force, la modernité de cette histoire qui se passe à l’époque de Roosevelt, pendant le New Deal. Le scénario qui s’inspire notamment d’un livre de William Bradford Huie (auteur dont on devrait lire les livres) évoque l’affrontement entre ces deux Amériques : celle qui privilégie l’état, l’individualisme, les préjugés raciaux, la tradition, la bigoterie, l’attachement – parfois héroïque comme c’est le cas ici – à certaines valeurs contre celle qui met en avant l’Etat Fédéral, le progrès, l’éducation, le Service Public.
Ce sujet inspire à Kazan ses plus belles scènes d’amour, entre Montgomery Clift et Lee Remick, tous deux admirables, miracle de lyrisme, d’émotion fiévreuse où abondent faux pas, hésitations, trébuchements, moments de culpabilité et d’abandon.

Autre œuvre essentielle et très méconnue, Promenade avec l’Amour et la Mort (1969) de John Huston. Jacques Le Goff le considère comme l’un des plus beaux films sur le Moyen Âge, l’un des plus justes aussi. Cette histoire d’amour lyrique, passionnée entre un jeune étudiant qui quitte Paris en plein hiver (« l’encre gelait encore dans les encriers ») et la très jeune fille d’un seigneur dans une France ravagée par la guerre, la misère, les épidémies, donne lieu à une évocation âpre, qui paraît extrêmement réaliste, de la Guerre de Cent Ans. On assiste à des quantités d’affrontements. Tout le monde se bat contre tout le monde sauf les anglais et les français : soldats contre les gens du peuple, mercenaires contre les pillards et les villageois, seigneurs contre les paysans sans oublier tous les clans religieux qui s’étripent et s’excommunient…Le ton fait penser à Bunuel (on sait que Huston admirait passionnément Nazarin). Certains moments sont des sommets de l’œuvre de Huston : Assaf Dayan découvrant que la personne qu’il a tuée est un très jeune garçon et marchant en titubant, hébété, dans la rivière ; Anjelica Huston envahie par une peur panique qui balaie sa fausse assurance et qu’elle avoue brusquement en se serrant contre le jeune homme.

Opening vient également de sortir Les Gens de Dublin (1987 – The Dead), miraculeuse adaptation de Joyce, tournée dans un hangar californien par un Huston sous perfusion, sur une chaise roulante et qui pourtant maîtrise totalement son film d’une incroyable liberté de ton, et Mamma Roma (1962) de Pasolini. Tandis que les Editions Montparnasse sortent en même temps Le Pont des Arts (2004) et Le Monde Vivant (2003) pour moi le film le plus intéressant de Eugène Green.

Dans le livre remarquable, passionnant, riche en découvertes et en surprises (Editions Léo Scheer) que Tag Gallagher a consacré à Roberto Rosselini (Les aventures de Roberto Rossellini), on découvre que La Prise du Pouvoir par Louis XIV (1966 – Mk2) est le seul film que ce fondateur du néo-réalisme tourna en son direct. A son habitude, il abandonna certaines séquences qui furent dirigées par ses assistants ou des membres de sa famille. Ce sont les plus statiques, les plus conventionnelles (les scènes de chasse), ce qui conforte la politique des auteurs. Il dirigea de très près la plus belle scène du film, la mort de Mazarin, moment très fort, bouscula le scénario pour réussir cette formidable partie de cartes, digne du Renoir de la Marseillaise (1938). Je continue à regretter la singulière bévue qui a amené l’auteur de Paisa (1946) à choisir Katarina Renn qui a un fort accent allemand pour jouer Anne d’Autriche dont tous les lecteurs de Dumas savaient qu’on la surnommait l’Espagnole. C’est regrettable quand on veut mettre en avant le pouvoir didactique du cinéma.

En Angleterre le BFI vient de restaurer Sons and Lovers (1960) de Jack Cardiff d’après D.H. Lawrence que je n’ai pas eu le temps de voir mais qui a une excellente réputation, et Brighton Rock (1947) l’un des meilleurs films des frères Boulting. Le scénario, d’après le roman de Graham Greene, est signé Greene et Terence Rattigan dont on a pu voir une pièce mise en scène par Didier Bezace, La Version de Browning.
C’est Roy Boulting qui signe Thunder Rock (1943) d’après la pièce de Robert Ardrey où l’on voit Michael Redgrave se cloîtrer dans un phare, dégoûté par la mollesse de ses concitoyens qui n’ont pas réagi à ses cris d’alerte sur la montée du fascisme. Dans ce phare, il se confrontera à des fantômes : des hommes et des femmes qui ont péri dans un naufrage plus de deux siècles auparavant. Cette œuvre statique, féministe et très engagée serait, selon son auteur, la première où l’on passe du présent au passé dans le même plan.
La plupart des DVD anglais n’ont pas de sous-titres même pour sourds et malentendants mais Sons and Lovers nous offre une interview de Jack Cardiff.

Autre adaptation de Graham Greene que je vais enfin voir, The Heart of the Matter (1953 – Le Fond du Problème) du mystérieux George More O’Ferrall.
Rayons série B, une compagnie sans doute hollandaise (pirate ?) vient de distribuer Machine-Gun Kelly (1958), l’un des meilleurs Roger Corman avec Charles Bronson, et The Bonnie Parker Story (1958) de William Witney (le metteur en scène favori de Quentin Tarantino), très intéressante version de l’histoire de Bonnie (sans Clyde) très bien jouée par Dorothy Provine qui insiste sur les origines prolétariennes du personnage, la manière dont elle domine les hommes qui l’entourent. Le ton est sec, dépourvu de lyrisme, d’une grande rapidité avec un premier plan très réussi. Bonne musique de Ronald Stein. Malheureusement le format n’est pas respecté et les acteurs sont souvent décadrés. On a le droit en bonus à une interview audio de Sam Arkoff, l’un des dirigeants de American International qui énumère les recettes des films.
L’événement de ces derniers mois est la sortie en version restaurée de The Savage Innocents (1960 – Les Dents du Diable avec sous-titres anglais pour sourds et malentendants) de Nicholas Ray écrit par le cinéaste d’après une adaptation de Franco Solinas et Hans Ruesch du livre de ce dernier. La photographie est d’Aldo Tonti avec de nombreux plans de seconde équipe et des raccords épineux en studio. On se moqua de la distribution cosmopolite qui regroupait plusieurs nationalités : Anna May Wong y côtoyait Yoko Tani. Mais Anthony Quinn m’a paru très bon et Peter O’Toole fait des débuts fracassants.
Signalons la version anglaise de Mon Oncle (1958) de Tati, assez étonnante, ne serait-ce que dans son principe d’aller au bout de la logique. Tati fait des prises alternatives français-anglais, adaptant chaque fois le décor (le panneau « école » devient « school »), plaçant un livre en anglais dans les mains du petit garçon, parfois des choses très apparentes, d’autres beaucoup moins. Il adapte surtout certains gags. Par exemple tout ce qui concerne la satire de l’hygiène au foyer est plutôt occulté dans la version française que nous connaissions. Dans la version anglaise, la mère passe de longs moments dans sa cuisine à nettoyer les verres avec des machines extravagantes qui font des bruits singuliers, ce que nous n’avions pas vu.

Commentaires (17)

 

  1. Claudine dit :

    Bonjour Monsieur Tsvernier, merci de m’avoir fait découvrir ce très beau film de Kazan Le Fleuve Sauvage, que je viens de voir.

  2. MB dit :

    « Dans la première séquence de La Table aux Crevés (1952) d’Henri Verneuil d’après Marcel Aymé, Fernandel trouve sa femme pendue et se borne à constater : « Je ne savais pas que la poutre était aussi solide ». »
    mais je suppose hélas que la suite n’est pas à la hauteur?

  3. Eric Maillioux dit :

    Bonjour Mr Tavernier, vous citez le film « Le fleuve sauvage » d’Elia Kazan, je vais me procurer le DVD du film, je ne l’ai jamais vu, je vous dirais ce que j’en pense plus tard…A propos d’Elia Kazan, je possède 2 photos de plateau dédicacées du cinéaste Américain, sur le tournage de « Le dernier Nabab  » offertes par le critique ciné Eric Leguèbe, que vous avez connu je crois! Bonne continuation à vous.

  4. J’ai vu que vous citiez plusieurs titres qui me sont chers dont Scarecrow ou Le fleuve sauvage qui partagent le souci de montrer une Amérique pas nécessairement triomphante/bigote/nationaliste, celle des romans de Steinbeck ou des chansons de Springsteen pour aller vite.
    Dans 50 ans…, vous avez défendu The molly maguires de M Ritt, apparemment mal accueilli à sa sortie…et il semble passionnant, comme sorti d’un chapitre du passionnant Une histoire populaire des Etats Unis de H Zinn. Je crois que le film a bénéficié d’une reprise mais j’aimerais savoir s’il est ou sera disponible en DVD.

    • Bertrand Tavernier dit :

      A Jean Jacques,
      J’au un dvd américain de THE MOLLY MAGUIRES et je crois qu’il est aussi sorti en France ces derniers temps après sa distribution dans des salles. J’en parle aussi dans AMIS AMERICAINS

        • Comme je l’ai vu sur grand écran, je vais pouvoir commander le DVD de ce film vraiment formidable.
          De Martin Ritt, j’avais vu l’étonnant Hombre mais aussi Norma Rae (dont j’ai un souvenir très vague)ou le peu intéressant Stanley and Iris. J’ai relu vos articles dans Cinquante ans… et Amis américains et pense qu’il me faut redécouvrir ce cinéaste pour me faire une juste opinion de la place de the Molly Maguires dans l’oeuvre.
          Autre croisement, association qui m’a frappé (l’Irlande peut être?): les similitudes entre trajets dans la campagne, sac au dos des Molly Maguires et les mouvements des activistes de l’IRA dans le superbe Le vent se lève de Loach. Même sens d’un espace quasi westernien, même sensation de liberté et d’épique qui se transforme en confrontation avec la violence brute, sans fards.

    • Olivier Douarre dit :

      Bonjour,
      pardon pour le retard mais je découvre ce fabuleux blog au fur et à mesure. Pour info, le DVD de « The Molly Maguires » est sorti en France en 2004 sous le titre français de l’époque : « Traitre sur commande ». Edité par Paramount, il bénéficie d’un mixage 5.1 mais surtout d’une superbe qualité d’image qui rend hommage au formidable travail de James Wong Howe, notamment pour la splendide (et faiblement éclairée)séquence d’ouverture à l’intérieur de la mine. Ce film est une trés grande réussite et c’est incroyable que de nombreux critiques ne l’aient découvert que lors de sa resortie récente. Pourtant, Bertrand Tavernier en faisait dèjà l’éloge dans « 50 ans de cinéma américain ».

      • Bertrand Tavernier dit :

        A Olivier
        Et à sa sortie dans POSITIF, seul papier très élogieux sur un film que tout le monde adore. Mais NORMA RAE, CONRACK et SOUNDER sont passé innaperçus en France

        • Olivier Douarre dit :

          Pauvre Martin Ritt, il me semble que « Hombre » fut aussi passablement ignoré. Pour un des westerns majeurs des 60’s, c’est incompréhensible ! Sinon, son 1er film – avec Cassavetes que j’adore – m’avait beaucoup plu étant jeune. Mais peut-être a-t’il vieilli aujourd’hui ?

        • Bertrand Tavernier dit :

          A Olivier Douarre
          J’ai ce film disponible dans un coffret zone 1 consacré à Sidney poitiers mais n’ai pas osé le revoir. J’ai peur qu’il soit demonstratif et raide, dépourvu du lyrisme, qu’on trouve dans MOLLY MAGUIRES, CONRACK, NORMA RAE. Je pense que l’apport des chefs opérateurs a été important dans la dernière partie de sa carrière, Ritt n’étant pas un metteur en scène visuel. Mais un remarquable directeur d’acteur et un homme qui donnait un prix aux propos de ses films, qui y croyait

        • Olivier Douarre dit :

          Revu avant hier SILVER RIVER de Raoul Walsh où j’ai découvert dans « 50 ans de cinéma américain » que la coscénariste Harriet Frank Jr. serait plus tard celle de Martin Ritt pour HUD, HOMBRE, NORMA RAE et CONRACK.
          Quel dommage que dans la notule sur Walsh (la plus importante de votre ouvrage) vous ne parliez pas de SILVER RIVER qui m’est apparu comme une oeuvre capitale, dont certaines résonances sont toujours d’actualité, et où la composition impériale de Errol Flynn transcende le sujet.

        • Bertrand Tavernier dit :

          A Olivier
          A l’époque, il était difficile de le revoir sinon en vf à la télévision et dans un texte on ne peut pas parler de tous les films. J’ai essayé d’analyser ce qui faisait la force de Walsh. Depuis il faudrait s’étendre aussi sur the Big Trail

        • Olivier Douarre dit :

          Merci Bertrand, l’objectif de votre notice sur Walsh a été atteint car grace à votre analyse de ce qui faisait sa force, j’ai découvert au fil des diffusions de ses oeuvres, un immense cinéaste dont quantité rime avec qualité. De plus, le personnage haut en couleurs que vous décrivez ajoute à mon admiration.
          D’accord avec vous pour THE BIG TRAIL et le fait que John Wayne ait du attendre 9 ans et STAGECOACH pour retrouver un grand rôle reste un mystère pour moi !

  5. Blog Credit dit :

    Promenade avec l’Amour et la Mort est un film exceptionnel !

  6. […] A propos de Criterion, signalons qu’ils viennent de sortir Avant la France, un coffret consacré

  7. Pierre-Florian Aznar dit :

    Enfin, nous est donnée la possibilité de réagir à cet excellent blog. Il constitue un guide de référence pour découvrir des perles rares et revisiter l’histoire du cinéma. L’enthousiasme et la passion de Bertrand Tavernier sont réellement communicatives. Plus d’une fois, sur ses conseils donnés sur ce blog ou dans d’autres publications, j’ai voulu en savoir plus sur certains metteurs en scène et me procurer leurs films : John Frankenheimer, Allan Dwan, Delmer Daves, Edgar G. Ulmer, Henry Hathaway, Richard Fleischer…

    Peut-être sera t-il possible de connaître sur ce blog la liste des prochaines parutions de la collection dvd de l’Institut Lumière ? (Les films de Lino Brocka, d’André de Toth, d’Ida Lupino, de Cy Endfield ?)

    À noter quelques découvertes intéressantes en dvd :
    – « L’Homme de nulle part » (« Jubal ») de Delmer Daves, très beau western malheureusement sorti dans une copie 16 / 9 ème épouvantable (couleurs virées, grain sur la majorité des plans) en zone 2 chez Columbia (qui avait déjà massacré « Cow Boy » du même Delmer Daves).
    – « Terror in a Texas Town », western de Joseph H. Lewis, présenté dans une copie 16 / 9 ème splendide chez MGM en zone 1.
    – Enfin, le magnifique « Seuls sont les indomptés » (« Lonely Are the Brave ») de David Miller est annoncé chez Columbia en zone 2 pour le mois d’avril. L’Action Christine à Paris l’avait programmé il y a deux ans dans une très belle copie. On peut également le découvrir en ce moment sur la chaîne Ciné Classic.

    Une rareté du documentaire est également disponible du côté de l’Italie, un certain « Mississippi Blues », édité par Raro Video…

    Longue vie à ce DvdBlog ! ! !

Laisser un commentaire en réponse á Jean Jacques Manzanera

(Seuls les messages ayant attrait aux DVD - thème de ce blog - seront publiés.)